EL GUIÓN.

Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones Robert McKee Editorial Alba Minus 550 páginas

PARTE 1 EL ESCRITOR Y EL ARTE DE NARRAR HISTORIAS 0. Introducción (páginas 17 a 25) En estas primeras páginas, McKee presenta las ocho propuestas que resumen esta obra: - El guión propone principios, no normas o Nuestro trabajo no debe seguir el modelo de una obra ‘bien hecha’, sino que debe ‘estar bien hecho’ según establecen los principios que conforman nuestro arte - El guión propone formas eternas y universales, no fórmulas o Es necesario volver a descubrir los principios conductores que dan rienda suelta al talento - El guión propone arquetipos y no estereotipos o Los grandes maestros de la narrativa cinematográfica proponen enfrentarnos al descubrimiento de un mundo desconocido (una zona sin tópicos) y, una vez dentro de ese mundo extraño, a encontrarnos a nosotros mismos - El guión propone minuciosidad, no atajos o Los guionistas aprenden que la clave está en economizar, que la brevedad cuesta tiempo, que la excelencia es sinónimo de perseverancia - El guión propone realidades, no los misterios de escribir o En la pantalla no hay ningún lugar donde esconderse; si un guionista no consigue conmover con la pureza de una escena dramatizada, tampoco podrá ocultarse tras las palabras, no podrá tapar con lenguaje explicativo o emocional los agujeros de la lógica de su trama - El guión propone cómo alcanzar la maestría de nuestro arte y no cómo adivinar el futuro de nuestro mercado o En lugar de obsesionarnos por nuestras posibilidades de éxito, debemos dedicar nuestra energía a alcanzar lo sublime. En el mundo del cine, un guión inacabado incita a la manipulación mientras que un trabajo afinado y maduro preserva su integridad - El guión insta a respetar al público, no a desdeñarlo o Ninguna película podrá funcionar si no nos adelantamos a las reacciones y expectativas del público, que es un factor tan determinante para el diseño de la historia como cualquier otro elemento. Sin él, el acto creativo es inútil - El guión propone originalidad, no clones o La originalidad es la confluencia del contenido y de la forma, de una singular elección del tema además de una forma narrativa única. Una historia no es sólo lo que cuenta, sino también la forma de contarlo. Damos forma a la narración para que se adapte a la sustancia y después modelamos la sustancia para apuntalar el diseño. Sin embargo, no

debemos nunca confundir excentricidad con originalidad. El artista maduro nunca atrae la atención sobre sí mismo y el artista sabio nunca hace nada por el mero hecho de ir contra lo establecido. Les admiramos por haber seleccionado un contenido distinto al de los demás, por haber diseñado una forma sin parangón y por haber combinado ambos aspectos con un estilo propio.

1. Los obstáculos de las historias (páginas 27 a 48) a) El declive de las historias El apetito de historias que tiene la humanidad es insaciable. El mundo consume hoy películas, novelas, obras de teatro, etc en tal cantidad que las artes narrativas se han convertido en la principal fuente de inspiración del hombre en su búsqueda del orden en el caos y de la coherencia interna de la vida. Podría considerarse entretenimiento, pero éste no es más que una inmersión en la narración para alcanzar un final intelectual y emocional satisfactorio. Las historias son un vehículo que nos transportan en nuestra búsqueda de la realidad ofreciendo un modelo nuevo de vida cargado de significado afectivo. El problema es que la calidad general de la narrativa está mermando, paliando sus carencias con espectáculo y trucos. No es extraño que los realizadores asiáticos se estén imponiendo poco a poco ya que en Oriente los artistas poseen la pasión de contar historias y el arte de narrarlas con belleza. b) La pérdida del oficio El arte de la narración es la fuerza cultural dominante del mundo y el arte del cine es el medio dominante de esa gran empresa. El público mundial es devoto pero ansía historias y está harto de los palos de ciego de la industria, un fenómeno relativamente reciente. Ya no se construyen las historias intrínsecamente, desde el interior; las tendencias de la teoría literaria han alejado a los profesores de las profundas fuentes de la narración hacia el lenguaje, los códigos, el texto: la historia vista desde el exterior. A esto hay que añadir el cinismo moral y ético, la gran confusión de valores que rige la sociedad occidental globalizada, lo que ha llevado a una erosión en la narración. Al contrario de lo que ocurría con los escritores del pasado, no podemos suponer nada. En primer lugar debemos excavar profundamente en la vida para descubrir nuevas percepciones, nuevos refinamientos del valor y del significado, y entonces podremos crear un vehículo narrativo que exprese nuestra interpretación ante un mundo cada vez más agnóstico. c) El imperativo de la historia No basta con tener talento literario, lo que el mundo exige son historias. De todo el esfuerzo creativo, el 75% consiste en diseñar la historia: ¿Quiénes son esos personajes? ¿Qué quieren? ¿Por qué lo desean?, etc. La narrativa exige tanto una imaginación vivida como un poderoso pensamiento analítico; el guionista debe atrapar la forma narrativa. d) Una buena historia bien contada Una buena historia es algo que merece la pena narrar y que el mundo desea conocer. Para hacerlo, lo primero es tener talento. Después se debe dar una perspectiva a la obra que se base en nuevas visiones de la naturaleza humana y de la sociedad,

unidas a un profundo conocimiento de los personajes y del mundo que se está creando. Este oficio es una suma total de todos los medios utilizados para llevar al público a una más profunda implicación para mantenerlo inmerso en ella y finalmente para recompensarlo con una experiencia emocionante y llena de significado. e) Historia y vida Dos típicos ejemplos de malos guiones son: - La historia personal: un retrato de un pedazo de vida que confunde lo verosímil con la verdad, sólo ve lo que resulta visible y fáctico pero está ciego ante la verdad de la vida - El éxito comercial garantizado: no tiene ninguna relación con la vida porque se sustituye la imaginación con una realidad simulada. La historia es una simple excusa para mostrar efectos visuales, etc. En realidad, estos deben enriquecer la narración (como en Forrest Gump), no protagonizarla. Una narración debe ser como la vida, pero no tan literal que carezca de profundidad o de un significado que vaya más allá de lo que resulta obvio para todo el mundo. La narración no es una vida real, es aquello que pensamos sobre lo que ha ocurrido. La estética de una película es el medio de expresar el contenido vivo de una narración, pero no debe convertirse jamás en un objetivo en sí misma. f) Facultades y talentos Tanto la percepción sensorial como una vívida imaginación son dones envidiables, pero se complementan el uno al otro, en solitario se reducen. Este equilibro permite expresar una visión de por qué y cómo los seres humanos hacen las cosas que hacen. En cuanto a la redacción, exige dos talentos: el literario (la conversión creativa de un lenguaje ordinario en una forma superior) y el narrativo (la conversión creativa de la vida misma en una experiencia más poderosa, clara y con un mayor significado). El material utilizado por el talento literario son las palabras; el material del talento narrativo es la vida misma. g) El oficio multiplica el talento al máximo Si a un público se le da a elegir entre un material trivial bellamente narrado y un material profundo pero mal contado, siempre elegirá el primero. El talento narrativo es lo primero y el literario lo segundo, aunque esencial.

.Golpes de efecto o Es un cambio de comportamiento con una acción/reacción.Escenas o Es una acción que se produce a través de un conflicto en un tiempo y un espacio más o menos continuos. La mano del maestro está en seleccionar tan sólo unos pocos momentos que nos transmitan toda una vida. No se admitirán escenas que no produzcan un cambio de signo.Acontecimientos o Implica cambio. que cambia por lo menos uno de los valores de la vida del personaje de una forma perceptiblemente importante. Como prueba del algodón. amor/odio. éxito/fracaso social. etc. Un acontecimiento narrativo crea un cambio en la situación de la vida de un personaje. Resulta útil dar título a cada secuencia para que nos quede claro por qué la incluimos en la película.Estructura o Es una selección de acontecimientos extraídos de las narraciones de las vidas de los personajes. Los valores narrativos son las cualidades universales de la experiencia humana que pueden cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo. En este sentido. Estos cambios se producen a través del conflicto. tiene significado y se expresa y experimenta en términos de valor. las partes a tener en cuenta son: . de un momento a otro (vivo/muerto. si queremos saber si una serie de acciones constituye una verdadera escena. se deben suprimir. . En una situación ideal.PARTE 2 LOS ELEMENTOS DE LAS HISTORIAS 1. El abanico de estructuras (páginas 51 a 92) a) La terminología del diseño narrativo El relato de la vida de cada uno de los personajes nos ofrece una enciclopedia de posibilidades. etc). vida/muerte. lealtad/traición. Golpe a golpe esos comportamientos cambiantes dan forma al giro que se produce en la escena (por ejemplo. cada escena se convierte en un acontecimiento narrativo. La selección estará guiada por el objetivo que pretendemos alcanzar al contar esta historia. los diferentes comportamientos de acción/reacción en una escena de separación de una pareja). que se componen para crear una secuencia estratégica que produzca emociones específicas y expresen una visión concreta del mundo. . expandiéndolos en una narración contada con capacidad de expresar todo lo omitido. hay que preguntarse: ¿se podría haber escrito en una sola unidad de tiempo o en una ubicación? . Cada escena pondrá en juego un valor implicando un cambio: confianza/desconfianza. .Secuencias o Es una serie de escenas (habitualmente de dos a cinco) que culminan con un mayor impacto que el de cualquier escena previa.

¿Bailamos?. El cambio en una escena. Crear una trama significa navegar por las peligrosas aguas de un relato. realidades incoherentes): Un perro andaluz.El minimalista o minitrama: el escritor comienza con los elementos del diseño clásico para después reducirlos. persiguiendo la simplicidad y la economía a la vez que mantiene suficientes aspectos clásicos como para que la película satisfaga al público (final abierto. El triángulo narrativo de la Arquitrama. La trama será la elección que haga el guionista de los acontecimientos y del diseño temporal en que los enmarque. elegir la ruta correcta. los que guíen al público. hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible. responda a todas las preguntas planteadas por la narración y satisfaga todas las emociones del público tendrá un final cerrado (arquitrama). etc. etc puede ser reversible. Es lo habitual en la historia del cine del último siglo: Ciudadano Kane. protagonista pasivo): El imperio de los sentidos.Finales cerrados frente a finales abiertos o Un clímax narrativo que ofrezca un cambio total e irreversible. etc.En la parte superior del triángulo está el diseño clásico.- - Actos o Es una serie de secuencias que alcanza su punto más importante en una escena de clímax y que provoca un gran cambio de valor. no es posible meter una cámara en la mente del actor y fotografiar sus pensamientos. aunque existen muy pocas películas de tanta pureza de forma que encajen perfectamente en uno solo de sus ángulos. el abanico de cambios que desemboca en un final completo e irreversible. aquí se recogen todas las cosmologías de los escritores. Ahí serán los actos del personaje. En este sentido. tal vez ridiculizar. Texas. la idea misma de los principios formales (casualidad. a diferencia del novelista. en un acto. Thelma y Louise. y al enfrentarnos a una docena de direcciones diferentes. El río de la vida. Son los límites narrativos de una historia.La antiestructura o antitrama contradice las formas tradicionales para explotar. Minitrama y Antitrama. . y no los diálogos aclaratorios excesivos. tiempo no lineal. a través de un tiempo continuo. Historia o Es la mayor estructura. b) El triángulo narrativo La trama es la pauta de acontecimientos internamente coherentes e interrelacionados que se deslizan por el tiempo para dar forma y diseño a una narración que siempre va a parecer creada por una espontaneidad instintiva. la arquitrama: una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de un deseo. París. Wayne’s World: ¡Qué desparrame!. . c) Diferencias formales dentro del triángulo narrativo . dentro de una realidad ficticia coherente y causalmente relacionada. Pero en una historia nunca. etc. Carretera perdida. Se llega así al clímax narrativo. protagonistas múltiples. más poderoso en su impacto que cualquier secuencia o escena anterior. conflicto interno. compuesta por una serie de actos unidos por el arco de la historia. uno de los mayores retos de un guionista es una narración en la que el arco narrativo se desarrolla dentro de la mente del protagonista ya que. . Un clímax . Los siete samuráis.

incluya o no flashbacks. y que por consiguiente. o Si el escritor divide la película en diversos relatos relativamente pequeños y con un tamaño de trama secundaria. o Un protagonista pasivo se mostrará externamente inactivo mientras persigue un deseo interior que está en conflicto con otros aspectos de su propia naturaleza. Contratiempo). qué noche). Superman. relacionando así los distintos niveles de conflicto de los episodios con el clímax narrativo dentro de una reacción en cadena. El protagonista activo frente al protagonista pasivo o Un protagonista activo que persiga un deseo llevará a cabo acciones que entren en conflicto directo con las personas y el mundo que le rodean: arquitrama. o La casualidad guía a un mundo ficticio en el que hay una serie de acciones sin motivaciones aparentes que precipitan acontecimientos que no producen ningún efecto ulterior. fragmentan la historia en episodios divergentes y en un final abierto que expresa lo inconexo de la existencia (antitrama. destacan sus luchas en sus relaciones personales. o Toda historia que reproduzca un caso temporal o enturbie de tal manera la continuidad temporal que el público no consiga averiguar qué ocurre antes y qué después estará narrada dentro de un tiempo no lineal (antitrama. cuyos acontecimientos se desarrollen en un orden temporal de tal forma que el público los pueda seguir estará narrada dentro de un tiempo lineal (arquitrama). . la cámara nunca pierde de vista al protagonista interpretado por Harrison Ford. Aunque los personajes a menudo sufren de poderosos conflictos internos. o En la minitrama destacan las batallas que se producen dentro de los propios pensamientos y sentimientos del protagonista (El turista accidental). El conflicto externo frente al interno o La arquitrama acentúa el conflicto externo. Un único protagonista frente a protagonistas múltiples o En la arquitrama tan cargada de El fugitivo. Esta pasividad queda compensada a través de conceder al protagonista una lucha interna poderosa (El turista accidental) o rodeándolo de acontecimientos dramáticos (como en el diseño de tramas múltiples de Pelle el conquistador). el resultado reducirá al mínimo la dinámica de montaña rusa de la arquitrama y creará la variación de tramas múltiples de la minitrama. ofreciendo de forma deliberada un poco de trabajo al público). cada uno de ellos con su protagonista independiente. con las instituciones sociales o con las fuerzas de su mundo físico (Mad Max 2: el guerrero de la carretera). Jo. que expresa las conexiones internas de la realidad. el diseño múltiple suaviza la narración: Pulp Fiction. Causalidad frente a casualidad o La causalidad guía a las películas en las que hay una serie de acciones que tienen sus propias motivaciones y que producen unos efectos que a su vez se convierten en las causas de otros efectos adicionales. El tiempo lineal frente al tiempo no lineal o Toda historia.- - - - - narrativo que deje una pregunta o dos sin responder y alguna emoción sin satisfacer tendrá un final abierto (a menudo la minitrama.

La diferencia por la mera diferencia es un logro tan vano como seguir a ciegas todos los imperativos comerciales.- - Realidades coherentes frente a realidades incoherentes o Las realidades coherentes serán ambientaciones ficticias que establezcan los modos de relacionarse de los personajes y su mundo.Todo guionista debe dominar la forma clásica o La minitrama y la antitrama nacen de la arquitrama. incluso en realidades fantásticas: ¿Quién engañó a Roger Rabbit? o Las realidades incoherentes son ambientaciones que mezclan modos de interacción. por lo tanto. sino que se ha convertido en un chiste. de la antitrama y de la no-trama. Por eso. el sueño de unirse con la vanguardia debe esperar un poco. . o Por debajo de dicha línea nos encontramos con historias estancadas que no sufren ningún giro. .Todo guionista debe creer en lo que escribe o Cada momento debe llenarse de nuestra apasionada convicción o sonará falso. El uso serio de los mecanismos de la antitrama no sólo ha pasado de moda. no hay que olvidar las siguientes premisas: . la taquilla. pero muy reducido. d) La política del diseño narrativo Queda claro que el guionista vive presionado por las presiones ejercidas por la financiación. mundial. . la distribución. Weekend. Debemos escribir únicamente aquello en lo que creemos. hasta que su conciencia intelectual se convierte en una artesanía viva. el relato se disuelve en un retrato verosímil o absurdo. no sólo occidental. Son las películas no-trama. el público se reduce porque el diseño clásico es un espejo que refleja la mente humana. Hay que evitar que la pretensión envenene nuestro trabajo. pero al menos algo (Husbands). En el polo opuesto hay un público entusiasta y exigente. El cambio frente al estancamiento o Por encima de la línea marcada entre la minitrama y la antitrama se encuentran las historias en las que la vida cambia claramente. la arquitrama es humana y. En los límites de ambas habrá poco cambio. que no narran una historia: El discreto encanto de la burguesía. En este sentido.El guionista debe ganarse la vida escribiendo o Por ello. debe ser consciente de que al alejarse de la arquitrama y descender en el triángulo hacia los más alejados extremos de la minitrama. los premios. Entre el llamado cine made in Hollywood y el cine de arte y ensayo hay una horquilla bastante amplia donde el guionista debe tomar sus propias decisiones y elegir dónde ubicarse. y que mantengan su coherencia a lo largo de toda la narración para crear significado. de tal forma que los episodios de una historia salten de manera incoherente de una realidad a otra para crear una sensación de lo absurdo. una la reduce y la otra la contradice. Las películas de este tipo son metáforas de la vida como se piensa: antitrama. el éxito. etc.

Una verdadera historia sólo funcionará en un único lugar y tiempo. los acontecimientos que elija el guionista estarán limitados por las posibilidades y probabilidades marcadas por el mundo que diseñe. contra el miedo y contra la depresión. Las historias deben cumplir sus propias normas de probabilidad. Sin embargo. La ambientación de una historia tiene cuatro dimensiones: . . c) Investigación Habitualmente. no podrá escribir. Las historias intercambiables no existen. no hay que caer en el error de que la investigación sea un objetivo en sí misma. Al sembrar nuevas ideas. ¿La razón? Porque el guionista desarrolla una historia sobre un mundo que no conoce. toda historia necesita utilizar tres métodos de investigación: . se sentirá engañado si no las cumplimos y rechazará nuestro trabajo por considerar que carece de lógica y convicción. Estructura y ambientación (páginas 93 a 106) a) La guerra contra los clichés Los clichés son la base de la insatisfacción del público. ¿qué sé que tenga relación con las vidas de mis personajes? . hora a hora. . Por consiguiente. . etc. éstas hacen evolucionar tanto a la propia historia como a los personajes.Memoria o Basándome en mi experiencia personal. La creación y la exploración han de ser procesos que se alternen. etc. La investigación gana la batalla contra los clichés. Esta aparente limitación inspirará nuestra creatividad.Imaginación o ¿Qué sentiría si tuviera que vivir la vida de mi personaje. . . etc. etc. Para alcanzar la originalidad y la excelencia resulta fundamental conocer desde dentro el mundo en el que se desarrolla nuestra historia.la localización es el lugar que ocupa una historia en el espacio: ¿cuál es la geografía específica de una historia? ¿en qué ciudad se desarrolla?.el período es el lugar temporal que ocupa una historia: ¿el mundo contemporáneo? ¿en otra época histórica?.2. dentro de nuestros personajes? ¿se centra en los conflictos personales?. Una vez que el público entienda las leyes de nuestra realidad.la duración es la extensión de una historia a través del tiempo: ¿cuánto tiempo de vida de los personajes cubre la historia? ¿decenios? ¿años?. b) El principio de las limitaciones creativas El primer paso que se debe dar para relatar bien una historia es crear un mundo reconocible. amén de permitirnos poseer como escritores un conocimiento pertinente de la ambientación que nos permita responder cualquier pregunta y evitar tener que recurrir a los clichés.el nivel de conflicto es la posición que ocupa la historia dentro de la jerarquía de las luchas humanas: ¿se centra la historia en los conflictos internos. día a día? Debemos navegar en nuestro mundo imaginario hasta llegar a sentir un déjà vu.Hechos o No importa cuánto talento tenga una persona: si es ignorante. incluso subconscientes. Se debe estimular el talento con hechos e ideas.

2.sobrenatural: fuente de terror irracional (espíritus) . de malo a bueno (La lista de Schindler. Policíaca: ¿desde qué punto de vista se analiza el crimen? Podría ser desde el detective. Épica moderna: la persona frente al Estado (1984) 4. Trama de desilusión: cambio profundo en la visión que tiene el protagonista de la vida. Comedia: de la parodia a la sátira. la consultemos con la almohada. la salvación del colega. sustituye la amistad por amor romántico: Malas calles. Género bélico: sus subgéneros principales son pro guerra frente a antiguerra. Película de vaqueros 5. Drama social: se identifica un problema social y se plantea la solución. por lo que debemos dejar libre nuestra imaginación y experimentar. de las personas o de sí mismo de lo negativo a lo positivo (¿Bailamos?) 11. etc. el tribunal. la película sobre mujeres. Trama de la madurez: cómo alcanzar la madurez (Bambi. el ecodrama. 6. Trama de redención: cambio moral del protagonista. Historia de amor: su subgénero. el drama médico y el psicodrama. el gángster. 3. Romy y Michel. Estructura y género (páginas 107 a 131) a) Los géneros cinematográficos A continuación presento el sistema de géneros y subgéneros utilizado por los guionistas: 1. No es raro que el lunes nos enamoremos de una idea. La verdadera inspiración nace de una fuente más profunda. . de las personas o de sí mismo de lo positivo a lo negativo (Macbeth) Algunos géneros son megagéneros. Incluye el drama doméstico.misterioso: fuente de terror sorprendente pero racional . etc. Passion Fish. Trama educativa: cambio profundo en la visión que tiene el protagonista de la vida. Película de terror: se divide en tres subgéneros: .d) Las opciones creativas La creatividad significa elegir qué incluir y qué excluir. Una vez tengamos una batería con nuestras mejores ideas. nos plantearemos las siguientes preguntas: . y el martes nos dé asco al darnos cuenta de que es un cliché que hemos visto en una docena de obras.supermisterioso: una mezcla de las dos anteriores (El resplandor) 3. 14.¿cuál corresponde mejor a su mundo? .¿qué escena encaja mejor para mis personajes? . el drama político. repetiremos este ejercicio mientras progresamos en la construcción de la historia. Trama punitiva: el bueno se vuelve malo y es castigado (Wall Street) 9. Big) 7. 13. de la comedia loca a la farsa. Trama de pruebas: el poder de la voluntad ante la tentación de rendirse (Forrest Gump) 10. tan amplios y complejos que están llenos de numerosas variaciones y subgéneros: 12.¿y cuál no se ha mostrado de esa manera particular en la pantalla con anterioridad? Y así. La promesa) 8.

Musical: los personajes cantan y bailan sus historias. no tiene sentido trabajar en una autobiografía cuando se trata de contar una vida que no ha sido vivida (El gran miércoles). 24. la inspiran. Sin perdón). Biografía: se centra en una persona en lugar de una época. Ciencia ficción: futuros hipotéticos que incluyen épica moderna. 21. etc. las ambientaciones. se usa el pasado como si fuera un espejo que muestra el presente (Ágora.en el género de suspense el criminal tiene que convertirlo en algo personal . son las convenciones de género. el público llega a la sala lleno de expectativas. Fantasía: el guionista juega con el tiempo. acepta el resto de géneros básicos al ser un supragénero: amor. Falso documental: se comporta como un documental o autobiografía. Acción/Aventura: incluye la gran aventura (El hombre que pudo reinar) o el desastre/supervivencia natural (Viven) Desde una perspectiva más amplia se crean supragéneros que contienen toda una gama de géneros autónomos. trama de desilusión. 23. los papeles. Convirtiéndonos en maestros del género podremos guiar al público a través de variaciones ricas y creativas de las convenciones. Las amistades peligrosas. el espacio y lo físico. que nos permitan volver a dar forma y . o sea. 18. acción/aventura. Animación: metamorfismo universal tendiendo a géneros como la gran aventura (El submarino amarillo) o la trama de madurez (El rey león). llega posicionado. hay que interpretar los hechos como si fuera una ficción. 22. 16. Por supuesto. Docudrama: acontecimientos históricos recientes.en la comedia nadie sale herido . encontrar significado a la vida del sujeto y convertirlo en el protagonista del género de su vida. El público conoce esas convenciones y espera encontrarlas. los acontecimientos y los valores específicos que definen los géneros individuales y sus subgéneros.en el género policíaco debe existir un crimen que debe cometerse al principio de la narración . hay que encontrar un público de ahora. d) Limitaciones creativas Las convenciones de los géneros no inhiben la creatividad. 17.en la comedia negra. Si una película recibe la promoción adecuada. pero no debe ser una simple crónica. Género deportivo: el deporte es un crisol para cambios de personajes. b) La relación entre la estructura y el género Cada género impone una serie de convenciones sobre el diseño narrativo. el guionista permite a su público sentir un dolor agudo pero no insoportable (La guerra de los Rose) c) La maestría del género Para poder anticiparnos a las expectativas del público debemos dominar el género que utilicemos y sus convenciones. Ejemplos: . pero totalmente ficticio (This Is Spinal Tap). 25. Drama histórico: lo que es pasado debe convertirse en presente. etc.15. 20. Películas de arte y ensayo: se subdivide en minimalismo y antiestructural. El reto consiste en mantener las convenciones a la vez que se evitan los clichés. curvando y mezclando las leyes de la naturaleza y lo sobrenatural. 19. Por ejemplo.

el propio detective busca exorcizar sus propios fantasmas (Arma letal). cuando aumentaron los asesinatos en las grandes ciudades. e) La mezcla de géneros A menudo se combinan géneros para que reverbere su significado. ¿Qué significa ser un ser humano hoy en día? Es más. La gran diferencia es la economía lingüística. Cada uno enfoca su obra con mucha precisión en una sola idea y lo mantiene durante el largo viaje del escritor (Hemingway y la muerte.El psicodrama o Comenzó como una especie de historia de detectives freudiana en la que la víctima (casi) recuperaba su salud mental (Las tres caras de Eva). ahora son pseudodramas sociales como Sin perdón. personajes e historia que una novela de cuatrocientas páginas. compañero de piso. ya que en él la verdad y la humanidad son tan abundantes que cada nueva generación se encuentra reflejada en la narración. etc). y así ofreceremos a los espectadores no sólo lo que esperaban sino. los géneros se transforman con ella.La película de vaqueros o De obra moral ambientada en el viejo oeste. Dickens y el niño solitario que busca al padre perdido. Toda redacción requiere disciplina y nos debemos preguntar qué mantiene vivo nuestro deseo durante tantos meses. si somos muy buenos. Dado que contamos con más de dos docenas de géneros principales. los grandes escritores no son eclécticos. los policías se convirtieron en psiquiatras aficionados que perseguían a psicópatas (Seven). Un clásico se vive siempre con placer porque se puede reinterpretar a través de los decenios. Una vuelta de tuerca más reciente llega en los 90 cuando el psicópata es alguien cercano (cónyuge. en los ochenta. el buen guionista es como un visionario y apunta hacia la dirección que se inclina la sociedad del futuro. el guionista debe mantenerse alerta ante esos cambios o se arriesgará a escribir una antigualla.La historia de amor o Como las actitudes sociales cambian. No es casual que las historias de amor hayan evolucionado de los finales felices a los tristes (Los puentes de Madison) o se hayan reconvertido en historias de añoranza con dificultades para conocerse. etc). g) El don de la resistencia Escribir una película exige la misma labor creativa en términos de mundo. llegando al miedo final. el miedo a nosotros mismos (Inseparables). Esta evolución es un manifiesto narrativo sobre nuestra sociedad cambiante. Porque los géneros no son sino ventanas de la realidad. más de lo que podrían haber imaginado. los posibles híbridos creativos son innumerables. Bailando con lobos o Renegados. . El público quiere saber qué se siente al estar vivo y al borde del ahora.superar las expectativas. para enriquecer a los personajes y para crear variedades de estados de ánimo y de emociones. . Generalmente. . . f) Reinventar los géneros Cuando la sociedad entra en una nueva fase. entonces crean obras que rompen las convenciones y llevan los géneros hasta su siguiente generación. diversas formas que tiene el escritor de mirar la vida.

no podemos valorar qué es más importante. No es sin más melancólico. Según elija bajo presión. Los papeles secundarios tal vez. El tipo de juego entre personaje y estructura que nos encontramos a lo largo de la historia de los relatos de ficción es el siguiente (y se usa Hamlet como ejemplo): . si no su contradicción. así será la persona. porque la estructura es sus personajes y los personajes son la estructura. El verdadero carácter se desvela a través de las opciones que elige cada ser humano bajo presión: cuanto mayor sea la presión. Las personas no son lo que parecen. es su contraste.En un segundo lugar pronto nos vemos arrastrados hacia el corazón del personaje. para bien o para mal. La revelación de una personalidad más profunda que esté en contraste o se oponga a su caracterización resulta fundamental en los personajes principales. Hay una naturaleza escondida que espera salir detrás de una fachada de rasgos y que da la cara cuando toma decisiones bajo presión. Tenemos la sensación de que no es lo que parece. o tal vez no. a) Personaje frente a caracterización La caracterización es la suma de todas las cualidades observables de un ser humano que lo hacen único ya que cada uno de nosotros somos una combinación exclusiva de dones genéticos y de experiencias acumuladas. la historia ejerce cada vez una mayor presión sobre él para que tenga que tomar decisiones cada vez más difíciles . sensible y precavido. Sin embargo.En cuarto lugar. y a causa de estas presiones tienen que tomar decisiones y llevar a cabo acciones que son .En tercer lugar. Estructura y personajes (páginas 131 a 142) Aristóteles llegó a la conclusión de que la historia viene primero y los personajes después. c) El giro del personaje Una buena escritura no sólo revela la verdadera personalidad sino que gira o altera esa misma naturaleza interna. al llegar al clímax de la historia. no pueden ser en su interior lo que parecen ser superficialmente.Al principio de la narración se presenta la caracterización del protagonista . si la estructura o los personajes.4. el debate continúa porque se confunde personaje y caracterización. tras presentar la naturaleza interna del personaje. a lo largo de la narración. sus opciones han cambiado profundamente la humanidad del personaje d) Funciones de la estructura y del personaje La función de la estructura consiste en aportar presiones progresivamente crecientes que obligan a los personajes a enfrentarse a dilemas cada vez más difíciles. b) La revelación de la verdadera personalidad Revelar una verdadera personalidad que sea diferente o contradiga una caracterización es un paso fundamental en toda buena narración. requieran dimensiones ocultas. Hay otras cualidades ocultas debajo de esa personalidad . percibimos su verdadera naturaleza observándole llevar a cabo acción tras acción . pero los principales deben estar escritos con profundidad. esa profunda naturaleza lucha contra la imagen externa del personaje.En quinto lugar. más profunda será la revelación y más adecuada resultará la elección que hagamos de la naturaleza del personaje. Sin embargo.

toda historia es en el fondo no intelectual. normalmente. La función de los personajes consiste en aportar a la historia aquellas cualidades de la caracterización que resulten necesarias para actuar de forma convincente según las decisiones tomadas. profundidad y se vuelve memorable. No es descabellado aceptar que toda película trata de lo que se ve en sus últimos veinte minutos. fuerte o débil. En resumen. la idea que inspira el deseo que siente el escritor de crear una historia. Una historia bien narrada ni expresa los razonamiento precisos de una tesis ni da rienda suelta a emociones airadas en estado embrionario. el 75% se centrará en crear el clímax del último acto. no una afirmación. de tal forma que se vaya revelando su verdadera naturaleza. la relativa complejidad del personaje ha de adaptarse al género. en el mismo instante en que se producen. O sea. Cuando una idea comporta un cambio emocional gana poder. listo o ignorante… en proporciones correctas. y la idea controladora. pero sí que triunfa a la hora de desposar lo racional con lo irracional. el significado último de la historia. Por eso. es la conveniencia. es una pregunta abierta. e) El clímax y los personajes Del esfuerzo abrumador que hay que llevar a cabo para diseñar un relato. En la vida. el primer mandamiento de todas las artes temporales es guardarás lo mejor para el final. por lo tanto. . La mente y las pasiones se desarrollan en esferas diferentes de nuestra humanidad y rara vez están coordinadas.cada vez más complicadas. el encuentro simultáneo de pensamiento y sentimiento. incluso hasta el nivel del yo subconsciente. En este sentido. con el paso del tiempo. La clave. lo habitual es que se contradigan. las ideas y las emociones no vienen juntas. b) La premisa Hay dos ideas que limitan el proceso creativo: la premisa. la inspiración original sólo debe servir para seguir la evolución de la historia. una historia bien contada nos ofrece aquello que no podemos obtener de la vida: una experiencia emocional con significado. todo personaje debe resultar creíble: lo suficientemente joven o lo suficientemente mayor. Estructura y significado (páginas 143 a 167) a) Emoción estética En la vida. En el arte. tienen significado ahora. Una premisa. 5. Cada una de esas características debe incorporar a la historia la combinación de cualidades que permita al público creer que el personaje sería capaz de hacer lo que hace. Esta idea maravillosa o fuente inspiradora no es algo precioso. Pocas veces sabemos adónde nos dirigimos: escribir es descubrir. La narrativa es un instrumento con el que creamos epifanías a voluntad a través de la emoción estética. Nuestra vida intelectual nos prepara para experiencias emocionales que nos llevan a tener nuevas percepciones que a su vez alteran la química de nuevos encuentros. expresado a través de la acción y de la emoción estética del clímax del último acto. El acontecimiento final de una historia será la tarea final de un guionista. las experiencias adquieren significado cuando reflexionamos.

entra a formar parte del mundo de mi protagonista? ¿Y cuál es el motivo principal. Valor significa el valor principal. Los mejores escritores tienen mentes dialécticas y flexibles que cambian con facilidad de perspectiva. su idea controladora.c) La estructura como retórica Los artistas no deben tener sólo ideas que expresar. sino ideas que demostrar. dramatizan. una de las dos voces (positiva o negativa) gana la batalla y se convierte en la idea controladora. . nos embarcamos en la didáctica. llegaremos al autorreconocimiento. ejercita el oficio. Cuanto más capaces seamos de dar forma a nuestro trabajo alrededor de una idea clara. Cuando el clímax final nos exprese su significado. La idea controladora consta de dos elementos: el valor y la causa. Pero no nos engañemos. más significados descubrirán los públicos en nuestra película cuando tomen nuestra idea y sigan sus implicaciones hasta cada uno de los aspectos de sus vidas. Un diseño narrativo bello es una combinación del tema descubierto. Una gran historia autentificará sus ideas sólo en la dinámica de sus acontecimientos.El significado y el proceso creativo o Analizando el final que hayamos elegido. debe creer. d) La idea controladora La idea controladora da forma a las decisiones estratégicas tomadas por el autor. Una historia es la prueba viva de una idea. Así. Los grandes narradores nunca explican nada. Narrar es la demostración creativa de la verdad. de la imaginación empeñada y de la mente que. la conversión de una idea en acción. al desarrollarse la historia debemos considerar voluntariamente ideas opuestas e incluso repugnantes para no ser tendenciosos. . En el clímax. La causa hace referencia al motivo principal por el que la vida o el mundo del protagonista pasa a su valor positivo o negativo. La estructura de los acontecimientos de una historia será el medio que usemos primero para expresar y luego para demostrar nuestra idea… sin explicaciones. con amplitud pero con sabiduría. que entra a formar parte del mundo o de la vida de nuestro personaje como resultado de la acción final de la historia.La idea frente a la contraidea o Las progresiones de la historia se construyen moviéndose de forma dinámica entre las cargas positiva y negativa de los valores que estén en juego en el relato. con su carga positiva o negativa. e) Didáctica Al crear las dimensiones de los argumentos de nuestras historias. Una idea controladora se puede expresar en una única frase que describa cómo y por qué la vida cambia de una situación al principio hasta otra al final. Cuando nuestra premisa es una idea que pensamos que debemos demostrar al mundo y diseñamos nuestro relato como un certificado irrechazable de esa idea. Debemos crear un puente narrativo desde el principio hasta el final. el clímax narrativo refleja nuestro yo interior. Hacen la tarea creativa dura y dolorosa. no debemos crear argumentos tendenciosos. El público no debe únicamente entender. debemos tener mucho cuidado y dar poder a ambos extremos. nadie puede conseguir la . la fuerza o el medio por el que llega este valor a su mundo? La historia nos da su propio significado. con carga positiva o negativa. debemos preguntarnos: ¿qué valor. una progresión de acontecimientos que se extienda desde la premisa hasta la idea controladora.

Kramer contra Kramer. Casino. la vida tal y como tememos que sea pero que conocemos tan bien (Chinatown. sino en sumergirse en la vida. el sexo…– nos destruirá. etc). la fortuna. sino si ésta alcanzará la victoria al enfrentarse a las poderosas fuerzas que organicemos contra ella. pesimista. Si predomina la ironía negativa. etc). Bailar con un extraño. esperanza.Ideas controladoras pesimistas o Final triste que expresa nuestro cinismo. la fama. Los pájaros. la historia girará alrededor de la siguiente idea: la persecución compulsiva de los valores contemporáneos –el éxito. Porque no se trata de ver hasta qué punto podemos defender nuestra idea controladora. El escritor sólo tiene una responsabilidad: contar la verdad. . una visión con carga negativa.Ideas controladoras idealistas o Final feliz que expresa optimismo. Aquí se juega con ideas como que la alegría que experimentamos los seres humanos está en directa proporción con el dolor que estamos dispuestos a soportar. llevándonos a terminar sin decir nada? g) El significado y la sociedad Una vez descubrimos nuestra idea controladora hemos de respetarla. Una gran obra es una metáfora de vida que nos dice: la vida es de esta manera. oculta sus ideas dentro de las seductoras emociones del arte. etc). f) Idealista. nuestra persecución implacable nos llevará a alcanzar nuestro deseo y a destruirnos después (Wall Street. Todo relato coherente expresa una idea velada dentro de un encantamiento emocional. pero si somos capaces de ver esta verdad a tiempo y deshacernos de nuestra obsesión. La realidad es terriblemente irónica y por eso las historias que terminan con una ironía tienden a durar más tiempo. sin ambigüedad ni recurriendo al azar?  ¿Cómo expresar ese doble valor de forma que ambas cargas permanezcan separadas en la experiencia del público y no se anulen la una a la otra. la vida tal y como queremos que sea (Tiburón. Viven.Ideas controladoras irónicas o La vida en su aspecto más completo y realista.perfección como escritor sin ser en parte filósofo y defender sólidas convicciones. Una obra de arte honrada siempre será un acto de responsabilidad social. Adictos al amor. etc). Si predomina la ironía positiva. . irónico Las historias se dividen en tres categorías según la carga emocional que tengan sus ideas controladoras: . fundiendo optimismo e idealismo con pesimismo y cinismo (Manhattan. Los clásicos dejan claro cuáles son los problemas que debe resolver cada generación para ser humana. Hannah y sus hermanas. etc). . El truco consiste en no ser esclavos de las ideas propias. si nos aferramos a nuestra obsesión. También por eso son las más difíciles de escribir:  ¿Cómo conseguir un clímax irónico con igual carga positiva y negativa?  ¿Cómo expresar ambas con claridad. podremos redimirnos (Memorias de África.

suficiente para defender sus deseos a través de un conflicto y acabar realizando acciones que crean cambios irreversibles con significado. . éste quiere que alcance su objetivo. y al contrario que en los protagonistas plurales.Tienen la fuerza de voluntad y las capacidades necesarias para perseguir el objeto de su deseo consciente y/o subconsciente hasta el final de sus consecuencias. La sustancia de la historia (páginas 171 a 222) La masa con la que se cocinan las historias está viva. Por otro lado.PARTE 3 LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO NARRATIVO 1.Son personajes con una fuerte voluntad. uno de muchos. Además. Todos los protagonistas tienen ciertas cualidades propias: . Se produce la empatía. . a) El protagonista Por lo general. en su lucha por alcanzar ese deseo sufrirán y se beneficiarán todos. Necesitan contar con una combinación creíble de cualidades equilibradas que les permitan perseguir su deseo. el protagonista es un único personaje. los personajes persiguen deseos independientes y personales. . estas obras entretejen diversas historias menores. Y en el extremo opuesto está la reacción del público a esa masa. pero resulta intangible. Para que haya dos o más personajes que constituyan un protagonista plural se deben cumplir dos condiciones: en primer lugar. El público quiere ser llevado al límite conducido por el protagonista.Deben suscitar empatía. El lenguaje no es más que un medio. todos los individuos del grupo deben compartir el mismo deseo. hasta el límite humano establecido por la ambientación y el género. un objeto del deseo. una historia podría tener múltiples protagonistas.Tienen la capacidad de perseguir de forma convincente su objeto de deseo. Cuando hay algo en el protagonista que toca la fibra sensible del público. sea cual sea.Pueden tener un deseo subconsciente contradictorio. satisfaciendo todas las emociones al final del camino. . que no tenga la más mínima capacidad de alcanzar su deseo. la verdadera fortaleza de la voluntad del protagonista podría ocultarse detrás de una caracterización pasiva.Toda historia debe crear una acción final más allá de la cual el público no pueda imaginar otra. Todo protagonista que carezca de esperanza. El público percibe ese límite y quiere que se alcance. que será la antítesis de lo que aparentemente busca. para crear un retrato dinámico de una sociedad específica. y sufren y se benefician de forma aislada. para la narración. Normalmente.Tienen deseos conscientes.Deben tener al menos una oportunidad de alcanzar su deseo. cada una con su protagonista. En segundo lugar. . sean o no simpáticos. . pierde interés. Para conocer la fuente de la energía narrativa hay que ver el trabajo de escritor desde dentro hacia fuera a través de los ojos del protagonista. En este caso. Empatía significa ponerse en el lugar del otro. Es incluso posible cambiar de protagonista a mitad de la historia (Psicosis). . éste ocupa el papel central y esencial y encarna todos los aspectos de los personajes en términos absolutos. el nexo entre los espectadores y la historia. .

Sentimos empatía por motivos muy personales. o ambas cosas simultáneamente. d) El mundo de un personaje Podemos imaginar el mundo de un personaje como una serie de figuras concéntricas que rodean a un núcleo de identidad pura o de conciencia.b) El nexo del público La implicación emocional del público se mantiene con el adhesivo de la empatía. Con mucha frecuencia somos nuestro peor enemigo. Sin embargo. e) El abismo Toda historia nace en aquel lugar donde se rozan los reinos subjetivo y objetivo. enfrentándose a la probabilidad. la verdad absoluta. Qué resulte necesario pero constituya a la vez una acción mínima y conservadora dependerá del punto de vista del personaje en cada momento. El personaje descubre así la necesidad. y sólo en ese momento. entre las propias personas. la gran diferencia entre una historia y la vida es que en nuestra historia eliminamos las minucias de la existencia cotidiana en las que actúan los seres humanos. La humanidad es fundamentalmente conservadora y de hecho también lo es el resto de la naturaleza. lo que ocurre cuando actuamos. y entre entornos tanto artificiales como naturales. figuras que marcan los niveles de conflicto en la vida de un personaje. provocar a las fuerzas antagónicas. c) El primer paso La primera regla: los protagonistas. En las historias nos centramos en ese momento. A través de la empatía. en el que el personaje hace algo esperando una reacción útil por parte de su mundo y sin embargo consigue el efecto contrario. con más fuerza de la esperada. El nivel más interno es su propio yo y los conflictos que surjan de los elementos de su naturaleza: la mente. o incluso egocéntricos. a la espera de una reacción por parte del mundo que les permita más o menos conseguir lo que esperan. El tercer nivel corresponde a los conflictos extrapersonales: los conflictos entre las instituciones sociales y las personas. al igual que los seres humanos. con las cualidades innatas que quedan desveladas al tomar decisiones en situaciones de gran presión. Una vez abierto el abismo. el cuerpo. Por eso. las uniones de una intimidad superior a las desempeñadas por la función social. El nivel de antagonismo más cercano en el mundo de un personaje es su propio ser. El segundo nivel incluye las relaciones personales. El protagonista persigue un objeto del deseo que está más allá de su alcance y realiza la acción más conservadora posible que él entiende que le llevará a alcanzarlo. evaluamos y ampliamos nuestra humanidad. lo que deseamos o esperamos que ocurra. El público se identifica con la personalidad profunda de los personajes. bloqueando su deseo y abriendo un abismo entre su expectativa subjetiva y el resultado objetivo. los sentimientos. El mundo del personaje reacciona de forma diferente a lo esperado. que le coloca en una situación de riesgo no deseado. La empatía es absoluta y la simpatía opcional. uno o varios de los tres niveles antes expuestos reaccionará de un modo que resulta más poderoso o diferente de lo que esperaba. . el personaje debe recuperar fuerzas y luchar por superarlo para hacer una segunda acción. siempre hacen lo mínimo y más conservador desde su propio punto de vista.

el clímax . experimente la montaña rusa de la vida que hemos vivido nosotros ante nuestro escritorio.la crisis . sino también en nosotros mismos. Escribimos para que cuando otra persona lea nuestras páginas. A continuación presentamos una lista de preguntas generales que planteamos acerca de cada historia. de la localización y del nivel de conflicto.f) Sobre el riesgo El personaje intenta evitar el dilema de la elección en una situación de peligro en la que hay que arriesgar algo. en una cascada en forma de progresión que evita la cooperación.el incidente incitador . .la resolución a) El mundo de la historia Hemos definido la ambientación en términos del período de tiempo. enfatizando menos en lo que ocurre y más en a quién le ocurre y por qué y cómo ocurre. g) El abismo que progresa Cada acción encuentra una reacción que abre un abismo mayor que el anterior por la acción de las fuerzas antagónicas. Cuanto mayor sea el valor. mayor será el riesgo. i) Crear dentro de un abismo ¿Cómo conseguir que la historia siga avanzando? Para construir el siguiente golpe de efecto. vocal o mental que abre abismos en las expectativas y produce cambios significativos. La mera actividad es un comportamiento en el que ocurre lo esperado y que no genera ningún cambio. El incidente incitador (páginas 223 a 254) Toda historia tiene un diseño formado por cinco partes: .las complicaciones progresivas . h) Escribir desde dentro hacia fuera La única fuente fiable de verdad emocional somos nosotros mismos. podemos confiar en que tendrá significado para el público. de la duración. Para crear reacciones humanas reveladoras no debemos sólo introducirnos en nuestro personaje. Cuando una escena tiene un significado emocional para nosotros.¿Cómo se ganan la vida mis personajes? . 2. Si permanecemos fuera de nuestros personajes inevitablemente escribimos clichés emocionales. abriendo un abismo: ¿cuál es la situación opuesta? Se inicia así un camino de acción/reacción. el guionista deberá salir del punto de vista subjetivo del personaje y analizar de manera objetiva la acción que acaba de crear. La historia estará bien construida si se encuentran respuestas interesantes a preguntas como ¿qué hay en juego? ¿qué es lo peor que le puede pasar al personaje? La vida nos enseña que la medida del valor de cualquier deseo humano es directamente proporcional al riesgo que implique su búsqueda. La verdadera acción es un movimiento físico. Debemos interpretar el papel en nuestra imaginación hasta que fluyan las verdaderas emociones sinceras y específicas de nuestros personajes en nuestras venas.

cuál es la orquestación de poder a nivel social ¿Cuáles son los rituales de mi mundo? ¿Cómo comen nuestros personajes? ¿Cuáles son los valores de nuestro mundo? ¿Qué género o combinación de géneros estamos utilizando? ¿Qué biografías tienen nuestros personajes? ¿Qué trama subyacente tenemos? La trama subyacente es el conjunto de acontecimientos importantes que se han producido en el pasado de los personajes y que el guionista debe usar para construir las progresiones de la historia ¿Cuál va a ser el diseño de mi reparto? Cada papel debe satisfacer un objetivo y el primer principio del diseño de los repartos es la polarización. se incluye un deseo subconsciente. por lo tanto. Jugando con los diversos papeles diseñaremos una red de actitudes en contraste y contradicción. Cuando usamos una serie de detalles seleccionados. Normalmente. no tiene nada que ver con lo que consideramos el mundo real: Alien. el protagonista debe reaccionar ante el incidente incitador ya que éste. Por todo esto. la empatía. segundo. un comportamiento creíble de los personajes. Cuando los personajes reaccionan igual reducimos las oportunidades de crear conflictos. no podremos posponer su resultado y dejar que el protagonista siga sin hacer caso al hecho que ha desequilibrado su vida. b) Autoría Un verdadero autor es un artista que posee un conocimiento pseudodivino de su tema y la prueba de su autoría es que sus páginas están impregnadas de autoridad. Sin embargo. al llegar el incidente incitador. verdadero en sí mismo en alcance. . La autenticidad significa un mundo internamente coherente. también debemos crear una autenticidad emocional. el octavo pasajero. la estrategia debe ser la de ampliar esas oportunidades al máximo. Hay dos principios que controlan la implicación emocional de un público. De vez en cuando un incidente incitador requiere dos acontecimientos: un montaje y un resultado. para bien o para mal. es auténtica e irreal. La autenticidad depende de los detalles narrativos.- - ¿Qué política tiene mi mundo? O sea. autenticidad no es sinónimo de modernidad. el héroe toma consciencia de que se le ha desequilibrado la vida. el protagonista concibe un objeto del deseo y lo persigue de forma activa. Eso sí. la autenticidad. este incidente es un único acontecimiento que o le pasa directamente al protagonista. completando un todo creíble. Partiendo de esa necesidad. primero desequilibra la vida del protagonista y después le hace sentir el deseo de recuperar el equilibrio. primero. Como consecuencia. En el caso de aquellos protagonistas que tendemos a admirar más. profundidad y detalle. Y el efecto que produce escribir con autoridad es la autenticidad. la imaginación del público pone lo demás. o lo provoca el protagonista. Por ello. Esos personajes complejos sufren intensas batallas internas porque los dos deseos están enfrentados entre sí. Si es necesario el montaje. Más allá de los detalles físicos y sociales. c) El incidente incitador No tenemos por qué necesariamente diseñar una historia desde el principio partiendo de su primer acontecimiento importante. debe cambiar radicalmente el equilibrio de fuerzas que exista en la vida del protagonista.

debes darle lo que ha deducido por su propia experiencia en rituales narrativos. personales. ¿cuánto debe saber el público sobre el protagonista y su mundo para responder completamente? No hay que caer en el error de llenar las primeras escenas con explicaciones. Tal vez lo consiga o tal vez no. no en la trama subyacente ni entre escenas ocultas.d) La columna vertebral de la historia Está formada por el profundo deseo y por los esfuerzos del protagonista por restaurar el equilibrio en su vida. e) La búsqueda Para mejor o para peor. en resumen. un acontecimiento desequilibra la vida del personaje. El público percibe que esos los cambios producidos por los protagonistas complejos son meros reflejos de lo que nunca cambia: el deseo inconsciente. lo que le provoca un deseo consciente y/u otro inconsciente por aquello que siente que restaurará el equilibrio y le lanza a la búsqueda de su objeto del deseo contra las fuerzas antagonistas (internas. vencer al villano) pero cuando un deseo inconsciente es el motor de una historia. La columna vertebral puede ser un objetivo consciente (en las películas de Bond. Eso es. Si provocas al público. No obstante. que puede mostrarse o no en la pantalla.¿Qué es lo peor que le podría ocurrir a mi protagonista? ¿Cómo se podría convertir en lo mejor que le pudiera pasar? . i) Crear el incidente incitador Algunas preguntas que pueden ayudar: . una historia. Y nos preguntaremos. no hay que infravalorar el conocimiento y la experiencia de nuestro público. ese deseo permite al guionista crear personajes mucho más complejos. Para comprender la forma de búsqueda de nuestra historia sólo tenemos que identificar el objeto del deseo de nuestro protagonista. externas). ya sea por casualidad o decisión. El incidente incitador de la trama central (el gran gancho.¿Qué es lo peor que le podría ocurrir a mi protagonista? ¿Cómo se podría convertir en lo peor que le pudiera pasar? . Se trata de la fuerza unificadora primaria que mantiene unidos el resto de los elementos narrativos. según Hollywood) debe mostrarse en la pantalla. Presenciar el incidente incitador lleva al público a proyectar mentalmente una imagen de la escena obligatoria que debe proyectarse antes de que acabe la historia. emocional y racionalmente. Ese incidente debe enganchar al público y provocar una respuesta profunda y completa. el primer gran acontecimiento de la trama central se produce antes de que transcurra el 25% de toda la narración. se debe presentar lo antes posible… pero no hasta que ese momento sea el adecuado. h) El lugar del incidente incitador Como norma básica. Cada trama secundaria tendrá su propio incidente incitador. g) El diseño del incidente incitador Todo incidente incitador se produce de dos formas: al azar o causalmente.

Ya lo hemos visto antes. toda acción que sea como el primer esfuerzo del personaje. Hay que lograr mantener el interés del público de forma que lo transporte en el tiempo sin que sea consciente del transcurrir del tiempo. Un mundo razonablemente limitado nos permite concentrarnos en crear una rica complejidad. b) El diseño de los actos Una serie de secuencias constituye un acto cuyo clímax en una de sus escenas crea un cambio importante en la vida de los personajes. Las historias no deben retroceder a acciones de menor calidad o magnitud. Las historias que sólo se complican en el nivel del conflicto interno son en realidad obras de prosa dentro del género de la corriente de conciencia. la cantidad de conflictos en la vida permanece constante. siempre falta algo. Ya sabemos también que en una historia nada avanza si no es a través de conflictos. . un cambio mayor que cualquiera de los provocados por ninguna de las secuencias. del tiempo que se acaba. sino que deben progresar hacia una acción final más allá de la cual el público no se pueda imaginar otra. La vida trata de las preguntas definitivas sobre cómo alcanzar el amor y la valía de uno mismo. Complicación: conflictos en los tres niveles ---------------------------------------------------------Conflicto interno Conflicto personal Conflicto extrapersonal ---------------------------------------------------------- Para alcanzar la complejidad el guionista crea conflictos para sus personajes en los tres niveles de la vida. a menudo de forma simultánea. El diseño de los actos (páginas 255 a 282) a) Complicaciones progresivas Es ese gran cuerpo de la historia que nos arrastra y que se extiende desde el incidente incitador hasta la crisis/clímax del acto final. debe ser eliminada. Complicación: conflictos en un solo nivel Conflicto interno – corriente de conciencia Conflicto personal – culebrón Conflicto extrapersonal – acción/aventura. trata de llevar la serenidad al caos interno. farsa Las películas complicadas comparten dos rasgos: cuentan con un amplio reparto necesita decorados y localizaciones múltiples Las historias que son complicadas sólo en el nivel del conflicto personal se conocen como culebrones.3. de las desmesuradas desigualdades sociales. una verbalización del fluir de pensamientos y sentimientos. Una buena táctica es diseñar historias relativamente simples pero complejas. una combinación abierta de drama doméstico e historia de amor en la que cada personaje de la historia tiene una relación íntima con los demás personajes y todos necesitan decorados que los acojan. historias bellamente narradas y construidas que evitan la proliferación de personajes y localizaciones. Aunque cambie la calidad de los conflictos al pasar de un nivel a otro. creando una sucesión de acontecimientos que supera puntos sin retorno.

en todos los demás sentidos bien narrada. reduce su ritmo. un mayor número de clímax y actos incita a utilizar clichés. no hay que olvidar que las tramas secundarias tienen su propia estructura de actos.se puede utilizar una trama secundaria para contradecir la idea controladora de la trama central y enriquecer así la película con ironía . Eso sí. una escena que parece tan completa que por un momento creemos que la historia ha terminado (Terminator. tal vez resulte necesario recurrir a una trama secundaria de montaje para comenzar la narración . E. una acción rápidamente creciente que nos aproxime al clímax. la fuerza de toda la película se verá mermada.T. c) Variaciones de diseño Las historias varían según el número de cambios importantes que se produzcan en el relato. etc). la estructura de los actos varía mucho. Si una historia. durante el clímax del penúltimo acto o dentro del movimiento del último acto.Tres cambios principales son el mínimo necesario para una obra completa de arte narrativo que pretenda llegar al final de la línea. En su lugar. ¿Soluciones? Añadir tramas secundarias o más actos. no hay que confundir al público . el movimiento de apertura. En un último acto perfecto debemos transmitir al público una sensación de aceleración. Cuando se repite una experiencia emocional. d) Los finales falsos A veces. El ritmo de los movimientos de los actos lo establece la colocación del incidente incitador de la trama principal. la fuerza del segundo acontecimiento se divide por dos. La dinámica de toda historia depende de la alternancia de las cargas de sus valores. El único motivo que existe para retrasar la presentación de la trama principal es que el público necesita conocer con detalle al protagonista para poder reaccionar completamente ante el incidente incitador. El último acto debe ser el más corto de todos.se pueden utilizar las tramas secundarias para subrayar la idea controladora de la trama central y enriquecer la película con variaciones sobre el mismo tema . el guionista crea un final falso. Sin embargo. Cada película encuentra su propio ritmo y toda variación resulta posible. en la mayoría de las películas el final falso no resulta adecuado. como fuente adicional de antagonismo. El primer acto.. Y si se reduce la fuerza del clímax narrativo. habitualmente consume el 25% del relato y el clímax del primer acto se produce tras los primeros 20 a 30 minutos de una película de 120. el clímax del penúltimo acto debe acentuar la gran pregunta dramática: ¿qué va a ocurrir ahora? e) El ritmo de los actos La repetición es enemiga del ritmo. será ahí donde falle: cuando el guionista chapotea en los pantanos del segundo acto. Las formas de las historias varían según dónde ubiquemos el incidente incitador. la multiplicación de los actos reduce el impacto de cada clímax y tiene como resultado la repetitividad. y particularmente en los géneros de acción.se puede utilizar una trama secundaria para complicar la trama central. aunque suele ser breve. f) Las tramas secundarias y las tramas múltiples Entre la trama central y sus tramas secundarias o entre las distintas líneas de tramas de una trama múltiple se pueden establecer cuatro tipos de relaciones: . Eso sí.cuando se debe retrasar el incidente incitador de la trama principal. Por consiguiente.

Pero este objetivo de la escena debe ser uno de los aspectos de su objetivo superior o columna vertebral. los acontecimientos podrán pasar de positivo a positivo sin sentimentalismo o de negativo a negativo sin seriedad forzada. Los efectos producidos por los puntos de inflexión son cuádruples: sorpresa. creando sorpresa y curiosidad. moderado o importante. para que recuerde. Es importante recordar que una prosa de calidad nunca debe sustituir la visión global e interna que fluye de la mente cuando intentamos equiparar nuestras experiencias de vida con una buena ambientación artística. Si el contraste entre cargas emocionales es enorme. sino que también crean la dinámica de las emociones. el guionista debe satisfacer la curiosidad que ha generado. una visión interior y una nueva dirección. Si los montajes son demasiado sutiles. El clímax de una secuencia estará constituido por una escena que produzca un gran giro por lo que debemos crear un diseño narrativo en el que cada escena constituya un punto de inflexión menor. guiándonos en nuestra creación de expectativas. Como público experimentamos una emoción cuando el relato nos hace pasar por una transición de valores. Además.respecto al género ni generar excesiva empatía hacia el protagonista de la trama secundaria. el primero tome tonalidades de su contrario. Sin embargo. Los montajes deben sembrarse con la suficiente firmeza como para que la mente del público vuele hacia atrás en la película. siempre que el contraste entre esos acontecimientos sea tan grande que. Si son demasiado obvios. Tercero. Segundo. Primero. Sólo existen dos emociones: el placer y el dolor. debemos comprender qué valores están en juego en la vida del personaje. Para quitar énfasis a las tramas secundarias se pueden mantener fuera de la pantalla algunos de sus elementos 4. una mayor curiosidad. La historia debe crear las alternancias dinámicas entre emociones positivas y negativas para poder cumplir con la ley de las recompensas decrecientes: cuanto más frecuentemente experimentamos algo. debemos saber qué quiere el personaje y debemos querer que lo consiga. presentar una recompensa significa levantar un puente de unión que enlace los dos extremos del abismo creado en la mente de los espectadores ofreciéndoles ese conocimiento. el público descubrirá el punto de inflexión demasiado pronto. Una escena produce un cambio menor pero significativo. Luego. Sin embargo. en retrospectiva. haciendo que volvamos sobre la historia una y otra vez. El diseño de la escena (páginas 283 a 304) a) Puntos de inflexión Una escena es una historia en miniatura. c) Transiciones emocionales Los puntos de inflexión no sólo nos ofrecen una visión del mundo interior. debemos sentir empatía por el personaje. b) Montajes/Recompensas Preparar un montaje significa organizar el conocimiento en capas. En cada escena un personaje persigue un deseo relacionado con su tiempo y lugar inmediatos. se debe ajustar lo explícito del montaje al público al que vaya dirigido. hay una excepción: una historia puede pasar de lo positivo a lo positivo o de lo negativo a lo negativo. menos efecto produce. haciéndonos pensar que comprendemos y entonces abre de un golpe la realidad. el público no los percibirá. si la .

Lo que vemos. Esta ley se aplica a todos los aspectos de la vida excepto al sexo. Lo que oímos. mal vamos. sino una vacilación entre lo positivo y lo negativo. Al añadir un tercer ángulo. desgraciadamente. permite dejar el final cerrado por el hecho de tener que elegir. El análisis de las escenas (páginas 305 a 345) a) Texto y subtexto El texto hace referencia a la superficie sensorial de una obra de arte. En el cine. hay que ser consciente de que en la ficción ocurre lo mismo que en la realidad: se debe ocultar la verdad detrás de una máscara vital. La emoción es una experiencia breve que alcanza un punto máximo y se agota con rapidez. No podemos escribir sin filtros. Incluso en los momentos más apasionados y sinceros. al soliloquio teatral y a las narraciones ante la cámara y en voz en off. material más que suficiente para avanzar sin repeticiones. de la secuencia o del acto determinará la emoción básica. En general.progresión cambia sólo en grado. toda decisión importante es triangular. omnipresente y perceptible. Porque aunque los personajes hablan en privado con nosotros eso no significa que conozcan la verdad o sean capaces de contarla. d) La naturaleza de la elección La elección entre el bien o el mal o entre lo correcto o lo incorrecto no será en absoluto una elección.una elección entre el menor de dos males (ambos indeseables) Para construir y crear verdaderas decisiones debemos establecer una situación de tres posibilidades. Además. El estado de ánimo la especificará. da color a días. los dilemas más interesantes combinan la decisión entre dos bienes irreconciliables con el menor de dos males. Lo que dicen las personas. son una forma de anticipación. El arco de la escena. Lo que hacen las personas. el sentimiento se denomina estado de ánimo. los pensamientos y sentimientos tanto conocidos como desconocidos. los personajes ocultan un nivel aún más profundo.una elección entre bienes irreconciliables (ambos deseables) . En el cine se trata de las imágenes en la pantalla y de la banda sonora con su diálogo. El sentimiento duradero. A menudo. el triángulo genera más de 20 variaciones. Si la escena trata de lo que se ve en la escena. a estas elecciones llega el público por sí solo. Esto también se extiende a las novelas en primera persona. Como en la vida. una emoción repetida tendrá sólo la mitad del efecto esperado. que parece poder repetirse sin fin y sin efecto. los verdaderos pensamientos y sentimientos de los personajes detrás de lo que dicen y hacen. ocultos tras el comportamiento. su música y sus efectos sonoros. la carga se invertiría. El subtexto es la vida que se oculta bajo la superficie. Bajo el lema nada es lo que parece. Se produce en dos situaciones: . semanas e incluso años de nuestras vidas. como habitualmente ocurre. una forma de preparar o dar forma a las expectativas del público. y si se volviera a repetir. Un conflicto con dos caras no es un dilema. Una verdadera decisión implica un dilema. . 5. Pero el estado de ánimo no sustituirá a la emoción. al igual que las ambientaciones. los estados de ánimo.

Tercero. a) La unidad y la variedad Toda historia. La clave para variar una cadencia repetitiva es la investigación. el público espera que tengan el ritmo de la vida. definir el conflicto o ¿Quién gobierna la escena. la progresión de escenas y secuencias acelera la medición. Los pasos a seguir son cinco: .b) La técnica del análisis de escenas Para analizar una escena debemos dividirla en pautas de comportamiento tanto al nivel del texto como del subtexto. Y ese ritmo late entre dos deseos contradictorios: por un lado deseamos serenidad. una minitrama o una antitrama. la progresión social y personal.Primero. la ascensión simbólica e irónica y el principio de la transición. Pero dentro de la unidad. El tempo es el nivel de actividad que se desarrolla dentro de una escena por medio del diálogo. quién la motiva y hace que tenga lugar? Después hemos de revisar el texto y el subtexto de ese personaje o fuerza en cuestión y plantearnos: ¿qué quiere? El deseo es siempre la clave. . Debemos ser capaces de percibir una relación causal entre el incidente incitador y el clímax narrativo. ¿qué está haciendo realmente el personaje? . debe estar unificada. . Después analizaremos toda la escena preguntándonos: ¿qué fuerzas antagonistas se interponen entre él y su deseo? ¿Qué quieren las fuerzas antagonistas? . la tensión y el peligro. La composición (páginas 347 a 363) Composición significa la ordenación y el encadenado de las escenas. al principio de la misma. el ritmo y el tempo. c) El ritmo y el tempo El ritmo lo marca la extensión de las escenas. dividir la escena en golpes de efecto o Habrá que atender especialmente a la acción subtextual.Cuarto. paz y relajación pero por otro apostaremos por el reto. En una historia bien contada. Al acercarnos al clímax de los actos nos aprovechamos del ritmo y del tempo para acortar progresivamente las escenas a la vez que la actividad en ellas gana más y más rapidez. la medición. b) La medición Como las historias son metáforas de la vida. anotar el valor del comienzo o Identificar el valor que está en juego en la escena y anotar su carga positiva o negativa. mejor. anotar el valor final y compararlo con el valor del principio o Al final de la escena debemos examinar qué carga tiene el valor de la situación del personaje y describirla como positiva o negativa. de la acción o de una combinación de los dos. . incluso cuando exprese un caos. El arte ha desarrollado una serie de cánones de composición para guiarnos: la unidad y la variedad. Esta alternancia entre tensión y relajación es el pulso de la vida y da igual que estemos ante una arquitrama.Quinto. debe haber cuanto mayor variedad posible. revisar los golpes de efecto y localizar los puntos de inflexión 6.Segundo.

debemos clavar la historia en los oscuros secretos. esos mismos personajes. lentas y tensas. Comenzamos con las acciones. consciente del abismo sin fondo entre lo que parece y lo que realmente es. una palabra. Comenzamos con nuestro conflicto personal o interno que exige un equilibrio y parece irresoluble. largas. Pero al desarrollarse la historia debemos permitir que sus acciones se ramifiquen hacia fuera.Debemos usar el poder sensorial del cine para empujar al público hacia los clímax de los actos porque. d) La progresión social Debemos ampliar el impacto que producen en la sociedad las acciones del personaje. como por casualidad. las escenas de mayor cambio son. debe tomar la decisión de realizar una acción u otra en un último esfuerzo por alcanzar el . un sonido o una idea. Lo encontraremos en un rasgo en la caracterización. en las verdades no confesadas que se oculten detrás de una máscara pública. clímax. con un desconocimiento aparentemente inocente del efecto que está creando y con la fe de que el público lo va a comprender. un objetivo. La crisis debe plantear un verdadero dilema al protagonista quien. Crisis. ambientaciones y acontecimientos representen ideas universales. en realidad. según progresa el trabajo. f) El principio de la transición Entre dos escenas necesitamos un tercer elemento que haga que el público experimente el ciclo de acción creciente con suavidad. d) La ascensión simbólica Debemos construir la carga simbólica de las imágenes de la historia desde lo particular hacia lo universal. Ese tercer elemento será algo en común o en contrapartida entre las dos escenas. Entonces. una acción. Se debe liberar la ironía con frialdad. es la escena obligatoria de la historia. resolución (páginas 365 a 377) a) Crisis La crisis es la tercera de las cinco partes de la historia. Nuestras historias deben comenzar íntimamente e implicar sólo a algunos de los personajes primordiales. 7. Por eso. desde lo específico hacia lo arquetípico. al verse cara a cara con las fuerzas antagonistas más poderosas y definidas de su vida. e) La progresión personal Debemos guiar las acciones para que penetren con profundidad en las relaciones íntimas y en las vidas internas de los personajes. Debemos dar forma a las progresiones. la calidad de la luz. para cuando lleguemos al final de la narración. por lo general. La clave está en la certeza y en la precisión. las localizaciones y los papeles que sólo se representan a sí mismos y según vaya progresando la historia elegimos imágenes que contengan cada vez un mayor significado hasta que. e) La ascensión irónica Debemos convertir la progresión en ironía ya que ésta ve la vida en su dualidad: juega con nuestra existencia paradójica. se debe aplicar la ley de las recompensas decrecientes antes explicada.

el clímax se convierte en una acción expansiva con sus propias progresiones (Casablanca) e incluso a veces la decisión de la crisis sigue de inmediato al incidente incitador y toda la película se convierte en una acción del clímax (Leaving Las Vegas). Tal vez el protagonista reciba o no lo que desea pero no lo hará de la forma que espera hacerlo. la decisión de la crisis debe ser un momento estático deliberado. b) La crisis dentro del clímax El clímax creado alrededor de un punto de inflexión es el más satisfactorio de todos. Así. la fuerza de voluntad del protagonista está sujeta a la prueba más severa. por lo que necesitará una escena propia al final . clara y evidente en sí misma. la crisis y el clímax suelen producirse durante los últimos minutos de la película y en la misma escena (Thelma y Louise) aunque en otras historias. no la pondremos fuera de la pantalla ni nos la saltaremos. o sea. Además. c) El clímax Este gran cambio final debe rebosar significado.objeto de su deseo. Cualquier diálogo o narración aclaratorios resultarán aburridos y redundantes. es una revolución en los valores del positivo a negativo o de negativo a positivo con o sin ironía: un cambio de valor con su carga máxima que resulte absoluto e irreversible. En este último caso se corre el riesgo de caer en la reiteración. El significado de ese cambio llegará al corazón del público. Dicha acción ha de ser adecuada a las necesidades de la historia. como escena obligatoria. La localización de la crisis vendrá determinada por la longitud de la acción del clímax. La clave para un gran final de película consiste en crear una combinación de espectáculo y verdad.como cortesía para el público (en el caso de que no encaje en ninguno de los dos supuestos anteriores) . En la crisis.la lógica de la narración tal vez no permita presentar el clímax de una trama secundaria antes o durante el clímax de la trama central.mostrar los efectos producidos por el clímax . es más. no debe necesitar ninguna explicación. toda escena debe tener una justificación temática o estructural que encaje con el clímax. d) La resolución Es cualquier material que quede después del clímax y tiene tres posibles usos: . La realidad se abrirá ante él y se verá obligado a improvisar. La acción que provoque ese cambio debe ser pura.

b) El uso de la trama subyacente Sólo podemos usar las escenas de una de dos maneras: en acciones o en revelaciones. lo que hace que el público se mantenga atento. no debemos presentar un flashback hasta conseguir crear . Hay que racionar las explicaciones a lo largo de toda la historia y a menudo revelan explicaciones ya dentro del clímax del último acto. no se cuenta Nunca forzaremos a un personaje a que verbalice para el público explicaciones sobre su mundo. El principio del antagonismo (páginas 381 a 396) El principio del antagonismo: un protagonista y su historia sólo pueden resultar intelectualmente fascinantes y emocionalmente atractivos como lo permitan sus fuerzas antagónicas.PARTE 4 EL GUIONISTA EN SU TRABAJO 1. no obstante. existe el contrario: una situación que en algún sentido es negativa pero que no es totalmente su opuesto. sino para llevar la historia hasta su límite y hasta un clímax brillante y satisfactorio. Explicaciones (páginas 397 a 410) a) Se muestra. Vertemos energía en el lado negativo de una historia no sólo para que el protagonista y los demás personajes alcancen una realización completa. Para usarla. Una vez ubicado la fecha del acontecimiento del clímax en la vida del protagonista comenzamos lo más cerca posible en el tiempo. etc). dramatizaremos las explicaciones para ahondar el conflicto inmediato y transmitir información (ambientación. Hay que crear el deseo de saber haciéndole sentir curiosidad. caracterización. el opuesto directo de lo positivo. el antónimo y la negación de la negación. su historia o su persona. En los relatos biográficos resulta complejo generar columnas vertebrales de toda una vida por lo que se suele empezar a narrar en mitad de las cosas. debemos dramatizar los flashbacks. Este diseño comprime la duración del relato y expande la biografía del personaje antes de que se produzca el incidente incitador. Por el contrario. En segundo lugar. Se omite toda la información excepto la que resulte necesaria para la comprensión. Por todo esto. Entre el valor positivo y su contradicción. más completos deben llegar a ser tanto el personaje como la historia. aquellos acontecimientos previos e importantes de las vidas de los personajes que el guionista puede revelar en momentos críticos para crear puntos de inflexión. En primer lugar tenemos el valor de la antonimia. 2. Cuanto más poderosas y complejas sean las fuerzas del antagonismo que se oponen al personaje. Las revelaciones más poderosas vienen dadas por la trama subyacente. a) Llevar la historia y los personajes al límite Debemos comenzar identificando el valor principal que está en juego en nuestra historia. c) Los flashbacks Es otra forma más de explicación. una historia que progresa hasta el límite de la experiencia humana en profundidad y alcance en sus conflictos debe avanzar a lo largo de un patrón que incluya el contrario. convertiremos la explicación en munición en su lucha por conseguir lo que quieren.

las sorpresas baratas se aprovechan de la vulnerabilidad del público (son útiles sólo en géneros como el terror. etc). combinando curiosidad y preocupación . El guionista busca ese enfoque positivo que genera interés. etc (como Woody Allen). y desvanecerse. La norma a seguir es no usar coincidencias más allá de la mitad del relato. una coincidencia no debe irrumpir en una historia. Problemas y soluciones (páginas 411 a 443) a) El problema del interés Para captar y mantener el interés del público. Hay que dramatizar cómo se introducen en la vida para que tengan sentido. c) El problema de las coincidencias En primer lugar. Esto no implica ser agradable (como en El Padrino. debemos introducir la coincidencia pronto de modo que contemos con tiempo suficiente para darle significado. El motivo por el que buscamos el centro del bien es que cada uno de nosotros creemos ser buenos y tener razón y queremos identificarnos con lo positivo.cuando hay un misterio el público sabe menos que los personajes. La curiosidad y la preocupación establecen tres formas de conectar al público con una historia (que normalmente se suelen mezclar): . 3. la fantasía o el suspense). hablamos de un misterio cerrado (varios posibles asesinos y una pista falsa) y misterio abierto (el público conoce al asesino y el reto es atraparlo). Eso no pasa en la vida real. disimular la trama subyacente. el guionista juega con la curiosidad del público (la necesidad de hallar respuestas a las preguntas planteadas) y con la preocupación (la necesidad emocional de hallar los valores positivos de la vida). a la vez. Aquí se anima a los espectadores a analizar con mayor detenimiento las motivaciones y las fuerzas causales que operan en la vida de los personajes. La excepción existe en las películas con antiestructura que sustituyen las coincidencias con causalidades (Weekend. Por el contrario. . . con predominio de la preocupación. perspicacia. se suele usar como contrapunto no narrativo que aporta ironía. se crea interés por medio de la curiosidad para. Especialmente indicado para el género policiaco.en el público la necesidad y el deseo de saber. los Corleone se diferencian del resto de mafiosos por su concepto de lealtad). También existen las secuencias oníricas y el montaje a la americana. no debemos nunca usar una coincidencia para presentar un final. En segundo lugar. ingenio. Por consiguiente. Elígeme. d) La narración en voz en off Más que para dar explicaciones.cuando hay suspense el público y los personajes saben lo mismo.cuando hay ironía dramática el público sabe más que los personajes. empatía y emoción. pero no son recomendables. El requisito mínimo es que el centro del bien esté ubicado en el protagonista. b) El problema de las sorpresas Las verdaderas sorpresas emanan de la repentina revelación del abismo que se abre entre las expectativas y el resultado. cambiar una escena.

el maestro). según el que elijamos. están permitidas escenas sólo por diversión. por supuesto. acentuándose el extrapersonal. Si debemos adaptar. luchando con la vida. tendremos que descender un peldaño o dos alejándonos de la literatura pura. El esplendor del cine se encuentra en la dramatización del conflicto extrapersonal. pero en realidad hay que entender su utilidad: cuando una sociedad no puede ridiculizar y criticar a sus instituciones tampoco puede reír. La dramatización del conflicto interno en la pantalla se limita al subtexto mientras la cámara mira los rostros de los intérpretes para mostrar sus pensamientos o sentimientos.Dentro del relato o Cuanto más tiempo pasemos con el personaje. Y. el conflicto interno se dramatiza con el subtexto. La maestría singular y la gracia del teatro es la dramatización del conflicto personal (a través del diálogo). A veces no es relevante porque el público aún no tiene demasiada información para darse cuenta y. Además. sin embargo. normalmente llega acompañado de carcajadas (Chaplin. . peor será la película. sin más. Para expresar el conflicto personal el guionista debe usar un diálogo sencillo y verbal. Lo importante es encontrar el aspecto de la sociedad que entiende necesario cambiar y ponerse manos a la obra. cuando se abre el abismo. de un eslabón dentro de la cadena de causas y efectos.Dentro de una escena o Es el ángulo físico que tomamos para describir el comportamiento de nuestros personajes.d) El problema de la comedia Tendemos a pensar que la comedia no aborda temas trascendentales. ese agujero forma parte de la lógica de la situación. hay que estar dispuesto a volver a inventar. En ese caso. buscando historias en las que se distribuya el conflicto en los tres niveles. su interacción los unos con los otros y con su entorno. El resultado será una mayor empatía e implicación emocional entre el público y el personaje f) El problema de la adaptación La fortaleza única y maravillosa de la novela es la dramatización de los conflictos internos. no hay que echar tierra encima (Terminator es una oda al agujero). g) El problema de los agujeros Cuando la historia carece de lógica. La comedia permite detener el empuje narrativo. e) El problema del punto de vista . cuanto más pura sea una novela o la obra de teatro. con imágenes enormes y vívidas de seres humanos atrapados dentro de su sociedad y de su entorno. Por todo ello. más oportunidades tendremos de ser testigos de sus decisiones. . afectará a la empatía y las emociones. hay que contar la historia con ritmos cinematográficos mientras mantenemos el espíritu del original.

La clave para la verdadera personalidad es el deseo. Todos los demás personajes forman parte de la historia siempre y por encima de todo lo demás por las relaciones que establecen con el protagonista y por la manera en la que cada uno de ellos ayuda a delinear las dimensiones de la naturaleza compleja del personaje. Esto no quiere decir que los personajes secundarios no puedan ser complejos. permitir al público que use sus propias experiencias para mejorar nuestros personajes en su imaginación. Si. por ejemplo. cuanto más une el guionista la motivación a causas específicas. a la vez. El primer paso para resolver el problema de un personaje que debería resultar gracioso pero no lo es radica en encontrar su manía. d) El personaje cómico Este tipo de personaje está marcado por una obsesión ciega. cierto espacio para que el misterio rodee a los porqués. que suele responder a varias pautas (educación. etc).Todo personaje es conocimiento de uno mismo. funciona mucho mejor tomar prestados trozos de la vida real. en otras palabras). El público llega a comprender a nuestros personajes de diferentes maneras: la máscara de un personaje es una pista importante sobre lo que tal vez se desvele después. b) La dimensión de los personajes La dimensión significa contradicción. Por otro lado. Y no hay que olvidar que a la persona que mejor vas a llegar a conocer es a ti . fragmentos crudos de la imaginación y de la observación allá donde los encontramos y los unimos para crear las dimensiones de la contradicción.4.Enamorarnos de todos nuestros personajes . El personaje (páginas 445 a 460) a) El gusano del pensamiento Hace referencia a una imagen medieval. Partiendo de que los personajes no son seres humanos. c) El diseño del reparto En esencia. las explicaciones sobre uno mismo deben validarse o contradecirse con acciones. un protagonista tiene un papel de cuatro dimensiones.Dejar espacio para que el actor utilice su propia creatividad . Es un error transcribir la vida directamente sobre el papel. En realidad. Lo que digan otros personajes sobre un personaje también constituye una pista. hay que recordar que el diseño de los personajes se basa en la caracterización y la verdadera personalidad (ésta se expresa a través de las decisiones tomadas ante dilemas). más limita el personaje en la mente de los espectadores. Y detrás del deseo se oculta la motivación. una criatura que tendría capacidad de escarbar en el cerebro y llegar a conocer totalmente a una persona (un escritor. el protagonista crea el resto del reparto. Por eso. e) Tres pistas sobre cómo escribir personajes para la pantalla . un toque tal vez irracional. debemos obtener una sólida comprensión de los motivos dejando. el protagonista debe ser el personaje con más dimensiones del reparto para poder centrar la empatía en el papel principal. Por el contrario. ya sea dentro del personaje o entre su caracterización y su verdadera personalidad. cultura. Esas contradicciones deben ser coherentes y tienden a cautivar la concentración del público. necesitará un reparto que dibuje sus contradicciones para que la complejidad del personaje principal resulte coherente.

Y la pantalla expresa una acción ininterrumpida. el guionista se acerca a su clímax narrativo. como si fuera una comunicación subliminal que aumenta la profundidad y la complejidad de la emoción estética. Hay que apostar por los parlamentos breves. Debemos eliminar toda metáfora y símil que no superen la siguiente pregunta: ¿Qué veo u oigo en la pantalla? Tampoco se pueden usar expresiones del tipo Ya vemos o Te hemos oído o anotaciones para el montador o la cámara. En realidad. El texto (páginas 461 a 486) a) El diálogo El diálogo no es una conversación. El método del guionista (páginas 487 a 496) a) Escribir desde dentro hacia fuera Un buen primer paso es crear el resumen en pasos de la historia. tener un objetivo. todos compartimos las mismas experiencias humanas cruciales. obligando tanto al actor como al público a escuchar el final de la frase. no exige ni frases completas. no debemos escribir una frase de diálogo si somos capaces de crear una expresión visual que lo sustituya. de hecho. pero también con una enorme sutileza. seguimos saltando a un nuevo ahora. 5. El diálogo cinematográfico de mayor calidad tiende a vertebrarse alrededor de frases de suspense. se pospone su significado hasta la última palabra. se acumula información sobre investigaciones. la historia narrada paso a paso describiendo en una o dos frases lo que sucede en cada escena. aunque usemos flashbacks para mostrar el pasado o el futuro. etc es la mejor forma de no malgastar creatividad literaria en algo que al final no te va a servir de nada.mismo y en ese conocimiento también te puedes basar para crear personajes ya que los seres humanos no son tan diferentes entre sí. 6. etc. c) Los sistemas de imágenes Son estrategias de motivos. El simbolismo es poderoso siempre que escape a la mente consciente y se deslice hasta el subconsciente. hay que huir de las conjugaciones de ser. Mientras se le da forma a esa estructura perfecta. cuando lo tiene. Debe decir lo máximo con el menor número de palabras posibles y debe seguir una dirección. una categoría de imágenes incrustada en la película que se repite visual y sonoramente desde el principio hasta el final con persistencia y una gran variación. debe tener el aroma del habla cotidiana pero un contenido superior al normal. haber y estar. b) Descripción Escribimos los guiones en el presente porque las películas se encuentran al borde del ahora. El diálogo en la pantalla exige frases cortas y de construcción sencilla. Si supera la prueba del algodón que es contárselo a un buen amigo en un resumen de diez minutos. En cuanto a los verbos. modificarlo. Poco a poco. Para escribir vívidamente debemos evitar los nombres génericos y los verbos unidos a adjetivos y adverbios y buscar el término adecuado. Trabajar con este material. rehacerlo. rehace esa estructura y le da forma a su historia. entonces hay que . biografías.

No hay que caer en el error de escribir los diálogos antes de saber lo que ocurre. eso sería escribir desde fuera hacia dentro. Para ello. Revisamos este documento hasta que cada momento resulte vívido.ponerse manos a la obra. construir la biblia basada en un resumen en pasos. que narre la escena momento a momento. . tanto en texto como en subtexto. el guionista debe aumentar cada escena partiendo de la frase o frases hasta convertirlas en uno o más párrafos de descripción a doble espacio. en presente. b) El guión Ahora convertimos la descripción de la biblia en descripción para la pantalla y añadimos el diálogo a su debido tiempo ya que la redacción prematura del mismo mata la creatividad.